A. 《卧虎藏龙》影片有关画面、镜头、摄影方面的分析
从摄影角度重看卧虎藏龙 从摄影的角度重看《卧虎藏龙》,无非就是再次欣赏一场色彩和空间的对话,这些都和中国画的创作理念有关,,《卧虎藏龙》的摄影师鲍德熹最能心领神会。 传统的香港电影画面讲究华丽,讲究炫奇,制片所花的每一分钱都要在银幕上看得到,所以色彩豔丽,对比鲜明,夜晚必定放烟,以突显气氛;主角现身必有逆光衬底,手法花俏,极尽雕琢能事。但是,这些技法,李安全都不要,"过去我拍的《白发魔女传》就像色彩强烈的西方油画,"鲍德熹说:"李安要的《卧虎藏龙》则是色清淡的中国水墨画,这种『清淡』的风格,十足就像李安这个人。" 「清淡」是意境,而非公式。 中国水墨画讲究空间经营,留白才有气韵,留白才有回想空间,从镖局到贝勒府,美术设计叶锦添几乎把所有非必要的家具摆设全都撤了,空荡荡的场景已经拉开了整体的气韵格局;鲍德熹透过观景窗所掌握的戏剧空间更是无时不忘以中景、远景放出空旷的气韵,让观众看戏如有看画的心神体会。 空间有了,接下来就是用色。 "电影像长诗,意境超写实,故事很扎实,一场接一场的好戏,让人目不暇给" 鲍德熹说:"如果我再运用极其华的色彩来突显戏剧交果,那就不是帮助,而是干扰了,色彩跑进来抢戏,大家的眼睛就全花了。" 《卧虎藏龙》的用色,配合剧情发展有四套设计,前半段强调晕黄微紫,配合灰薄月色的几场动作夜戏,冷得可以,然而夜半夺剑的戏感却十足火热,冷热交杂,才不致在刀光剑影中,火上加油,让人坐立难安。 其次,则是丰红豔黄的新疆色彩。这段戏是玉娇龙无时或忘的甜蜜往事,正因为无时或忘,才会记忆鲜明,所以用色要浓,才可以突出她的任性,才可以衬显罗小虎在她心目中的重要地位,才可以点出这段恋情的浓烈,也才可以带出她毅然悔婚叛家,易装江湖行的矢志决裂。对照前半段的晕黄微紫,这里的丰红豔黄已然是一种行动宣言了。 第三层颜色则是江南绿。从黄山到竹林,绿意盎然,生机也盎然,不但反映了剧情演戏的地理环境改,也暗示了彼此可能有的转机,李慕白在碧竹窗前对俞秀莲说出了难言心事,也在竹叶梢顶窥见了自己不曾面对,也不愿去解决的玉娇龙不肯还剑的少女心事。 最後的洞穴戏,不论是晕厥、迷香、中毒、勾魂、诀别到对泣色彩尽皆灰蓝,情难了,人已沓,灰蓝一片,恰恰对应了李慕白与俞秀莲的人间难舍不了情。 《卧虎藏龙》的片名直叩玉娇龙和罗小虎的名姓,但是李安锁定的焦点却在人已中年的李慕白和已见风霜的俞秀莲:不是李慕白执意还剑,江湖不会再勃溪;不是俞秀莲人情练达,多方隐忍,姐妹早已翻脸。色彩偏幽暗,轻黄红的比重分配,其实就已经间接显现了主配角的主从戏份,但也因为幽暗为重,所以惊鸿一瞥的沙漠黄与江南绿才对照得格外鲜明。 《卧虎藏龙》是李安童年时阅读武侠小说的梦想实践,袁和平的武术指导和鲍德熹的镜位掌控都是功臣。飞檐走壁不难,定点移位也可以靠吊钢丝来解快,难的是侠客在飞,摄影师也要模拟飞行,凌虚踏肩而上,千里相随,才能创造立体空间。这种视觉奇观对於只懂得靠推轨技术来运作的手工业拍片工人而言,当然就像是不可能的任务,但在机械手臂和滑竿辅佐下,人体工学的体能极限不再是问题,鲍德熹拍出了双重飞行的俯照全景的视觉震撼,恰恰就是李安美学的具体实践了。 至於江湖传奇的武术之美,鲍德熹摒弃了传统武侠电影的近身肉搏,大量使用中长景镜头,透过远观和俯看,才能让刀剑奇技重现,才能体会武术律动之美。李慕白夜戏蒙面娇龙,以及玉娇龙的茶楼戏群侠,同样都是用中景来演绎侠客风流;至於俞秀莲和玉娇龙的镖局对决,则是远景捉舞动,近景炫兵器的交互轮替了。 留白,留出气韵。 淡彩,淡出神韵。 镜位,尽得神韵。 鲍德熹的摄影镜头让观众的心神得以龙飞凤舞,让武侠之梦不再是梦。 详见: http://tieba..com/f?kz=205739834
B. 求大神 帮忙 一部电影的 景别 构图 色彩 光线 角度这四个方面的分析
你应该是学摄影之类的吧,我简单给你说下,比较通俗。你自己尝试分析
1景别:说白了就是景象的远近大小,去看景别作用,很好分析
2构图:就是组合,如何搭配景象来表达什么,形成了如何一个意境
3色彩:冷暖一般与情感同理,冷色占住一般表达血腥、残酷、寂寞类消极的,暖色则相反(一般哦,并不是所有)
4光线:就是顺逆光,结合3色彩。
还有上面4个是相互联系的,一般结合起来赏析
你随便找部电影的一个片段就很好分析了
我不是专业学摄影的,只是根据看电影的经验,仅供参考。
给你提供这些方面做得不错的电影代表:
《阳光灿烂的日子》(被学编导、摄影的考烂了)
《那山那人那狗》
《太阳照常升起》
《向日葵》
《情书》
《可可西里》
《千里走单骑》
C. 拍摄角度的选择,决定着影片的成功与否
在影视创作过程中,拍摄角度的选择就是确定拍摄的位置。角度的变化可以影响到画面造型效果的差异。不同的角度,往往具有不同的侧重点和表现力。确定画面的拍摄角度是画面内容、各种构图因素综合物化的决定性过程,这个过程涉及的物质手段主要包括影视动画的拍摄方向、拍摄高度等内容。
拍摄角度的运用,不是纯技术手段,其使用控制是以拍摄内容的总体要求为依据的。
正面角度,是指摄像机处于被摄体的正面方向的角度。正面角度最能够体现被摄对象的主要外部特征,把被摄对象的正面的全貌呈现在观众面前。生活经验告诉我们,如果要清楚地观察一个物体,最好的办法就是与之进行面对面的“视觉接触”,正面角度正是要起到这种一览无余的画面效果。
()
正面角度拍摄的画面可以充分展示被摄对象的横向线条,产生对称、均衡、平稳、庄重的效果。比如在电视连续剧《雍正王朝》中,雍正皇帝上早朝时,就使用了正面角度来表现金殿的肃穆和皇权的威严。运用正面角度拍摄人物,有利于展示人物的面部表情、神态,有利于展示人物身体正面的动作和体态,如果加上平角度和近景景别的配合,则可以表现画面内人物与观众面对面的交流,使观众产生一种参与感和亲切感。运用正面角度拍摄物体如建筑时,可以产生平静和谐的视觉效果,可以突出建筑物的宏伟气势。
正面角度还可以展现一些有一定联系或差别的并列形象,形成对比和联想,引导观众进一步思索,从而表达画面以外的引申义,丰富画面的内涵。
正面角度拍摄的不足之处是,由于它突出横向线条,而这些线条与画幅边缘平行,使得画面缺少纵向的透视变化,没有构图的动势方向,因而显不出更多的空间和体积,显得呆板。而且,正面拍摄的物体透视感比较差,立体效果不甚明显,如果画面布局不合理的话,就有可能使被摄对象显得主次不分,平淡而无生气。
侧面角度,是指摄像机处于被摄体的正侧方向,与被摄体正侧面成90°拍摄。这个角度主要用来表现被摄对象侧面特征,勾画被摄对象侧面轮廓形状。侧面角度具有很强的表现力,这从我国的民间艺术皮影戏的艺术造型中就可见一斑。皮影戏主要是通过侧面角度的造型来表现丰富的戏剧情节的。
()
侧面角度可以比较清楚地交代被摄对象的方向、方位。这是因为,运用侧面角度拍摄,被摄对象的视线方向位于画面的一侧或在画面之外,从而使其具有明确的方向性。侧面角度可以表现人物的轮廓,如果配合逆光,就会清晰地看到人物侧面的剪影。从审美效果而言,侧面的拍摄角度,蕴涵着一种潜在的动势,不仅可以表现其富有特征的侧面线条,而且可以表现其运动的美感和气势。
拍摄赛跑时,在赛程中途,多数时候需要从侧面拍摄运动员,这样不仅可以表现运动员之间因为速度的差异而造成的前后距离上的差距,更可以表现运动员在运动过程中,那种不断前进的动态与速度感。再比如,用侧面角度来拍摄呼啸而过的火车、汽车等具有非常明显动势的对象,可以造成强烈的震撼力。
侧面角度的不足,同样也是不利于展现立体空间的。
背面角度,是指摄像机处于被摄体的背面方向的角度。背面角度使电视画面所表现的视向与观众的视向一致,使观众产生与被摄对象同一视线的主观效果。背面角度是一种较少采用的角度。其实,处理得好的话,这个角度常常可以收到意想不到的效果。
()
背面角度将被摄对象和他们所关注的事物放在同一个画面上加以表现,往往带给观众一种强烈的参与感。因为人物背面面对镜头时,观众什么信息也得不到,也就积聚了越来越大的悬念。背面的拍摄角度是恐怖片里的常用手段。影片《闪灵》中,大段的背面、无人称视点的跟拍,将悬念与恐怖感逐步推进。在纪录片、新闻采访中,画框中采访者的背面镜头则会给观众造成一种引导感(麦克·摩尔《科伦拜恩的保龄》)。也有的影片,在交代主要人物出场时,首先给一个背面角度的镜头,再切入正面角度,则会起到“未见其人,先闻其声”的效果,在正面角度还未出现的时刻,给观众以强烈的期待。
用背面角度表现人物时,人物正面的面部表情不为观众所见,几乎没有什么画面表现力,而观众能看到的是被摄对象的姿态和动作,这成为画面的主要形象语言。
因此,在拍摄背面角度的画面时,要注意着重刻画人物的动作、轮廓,提炼出具有表现力的线条。
平角度是指摄像机镜头与被摄对象处在同一水平线上的角度。平角度拍摄的视觉效果与日常生活中一般观察事物的情况很相似,合乎人们日常的观察视点和视觉习惯。
它所拍摄的画面在结构、透视、景物大小、对比度等方面与人眼观察所得大致相同,使人感到平等、客观、公正、冷静、亲切,可以用来表现人物与人物之间的交流和内心活动。
日本导演小津安二郎在《东京物语》中表现日本人日常家居生活时,有意识地把摄影机的机位放得更低,因为日本人的家居生活通常都是坐在榻榻米上交谈、吃饭、饮茶。小津放低机位,拍摄他的电影中的人物,从而取得了平视的角度。
在小律的电影中,平视的视角成为他个人叙事态度与风格的一个重要方面——更平和、更冷静。电影《外星人》在开始的地方有很好的水平视点镜头:一名男子正在跑步,在他腰上叮当作响的钥匙链正面地被呈现在观者面前,此镜头假设观者和片中的小男孩是一般的高度。这样的角度突出了影片的视点,将观众放在一个少年的世界观里面,同时,所选取的角度说明了这个道具的重要性。
拍摄平角度画面时,要重视对地平线这个构图因素的处理。通常情况下,我们要避免画面中的地平线在画面中间平均分割画面,造成整个画面构图呆板、单调、四平八稳等效果。一般来说,为了避免地平线分割画面,我们可以处理好前景,增强画面的透视效果;也可以利用山峦、树木、弯曲的小道等高低不平的构图要素来分散观众的注意力。不过,在某些情况下,地平线的这种分割现象运用得当的话,如拍摄各种倒影,则可以收到画面上下对称的视觉效果。
俯角度又称“俯拍”,指摄影机镜头视轴偏向视平线下方的拍摄方式。摄影机处于俯视被摄对象的位置,主要用以表现视平线以下的景物。
俯角度的特点是:
(1)画内地平线明显升高,甚至落在幅外,有利于交代画内景物的层次、数量及分布情况,可以展现出完整的画面布局,显得宽广,气势宏伟;
(2)画面中竖向线条有向下透视集中的趋势,用广角镜头拍摄高大建筑物时,建筑物顶部与地面景色能够成远近景强烈的透视对比,有“配景缩小”的效果。用稍俯的角度拍摄人物时,因线条向下透视的缘故,可以使之略显清秀一些;
(3)拍摄环境与人的关系时,可以造成孤单、渺小、茫然、压抑的心理效应。
俯拍角度在处理群众场面时可产生壮观宏伟的气势,但在拍摄人物近景时需掌握分寸,在较近的距离上过俯的角度,易造成透视变形。
影片《辛德勒的名单》中,当纳粹对犹太人展开惨绝人簧的大屠杀时,导演安排辛德勒夫妇骑马登上山坡,亲眼目睹了这场屠杀。辛德勒夫妇骑马登上山坡,看似偶然的行为,但正是因为高度的配合,使辛德勒获得了一种上帝一般的俯视众生的视角。影片中,辛德勒以满怀忧郁的、悲悯的目光,见证了犹太民族的苦难,而这构成了该片剧作结构的重要一环——因为辛德勒亲眼见证了纳粹的残忍和犹太民族的苦难,才促使他由一个只求自保、唯利是图的商人,转变为不顾个人利益、拯救犹太人的“圣人”。
仰角度又称“仰拍”,是摄影机镜头视轴偏向视平线上方的拍摄方式。摄影机处于仰视被摄对象的位置,既可用以拍摄空中景物,也可用于拍摄地上景物。
由于镜头低于被摄对象,产生从下往上、从低到高的视觉效果。仰角度拍摄时,摄像机在被摄对象的水平线以下,低于被摄对象向上拍摄,画内地平线明显下降,甚至落在画幅之外,从而可以突出画面中的主体,将次要的物体、背景降于画面的下部,使画面显得洁净,富于写情意味。
拍摄人物时,产生崇高伟岸之感,还可使近景人物显得略为丰满;
拍摄建筑物则可产生巍蛾、雄伟的气势。用仰角度拍摄,画面中竖线条有向上方透视集中的趋势,产生上升感觉,用中、近景拍摄,若角度过仰,容易产生变形。在运用仰角度的时候,一定要根据具体的内容掌握好分寸。
仰角镜头又常被用于暗示崇高、庄严、伟大等意义,从负面意义上来讲,又可以表现暗示个体的权势与威力。仰角度拍摄还可以形成上下景物的对比、联系,可以深化主题,丰富画面内涵。
1.叙事作用
选择一种什么样的角度,首先要考虑的是能不能更完美地刻画人物、叙述情节,能不能把场面表现好。如果需要展现运动中的人物,可以选择侧面。
《战舰波将金号》中,拍摄被枪杀的人民从台阶自上而下溃逃,使用后侧面的角度,对角线构图,表现人物的动势、场面的凌乱。
《这个杀手不太冷》的开始,拍摄“胖子”的出场,吕克·贝松选择的是俯视的角度,这样的角度含蓄地表达了他已经成为莱昂瞄准的“猎物”。同时,这一角度,与前一场中,镜头里出现的“胖子”的照片角度相一致,构成视觉上自然的衔接。总之,随着叙事的展开,选择最佳的角度,并且不断调整角度,对于完成叙事至关重要。
2.抒发某种情感、表达特定的视角与内涵
香港导演杜琪峰的影片《黑社会2》中,表现古天乐与尤勇的两个镜头,在拍摄角度上形成了微妙的对比。结合二人在剧中的身份、地位,仰视与俯视的拍摄角度的不同,正隐喻了双方的权力、力量的强弱对比。
3.有着自己独特风格的导演,往往倾向于选择某一类型的角度不同的角度,可以表达不同的叙事态度和背后深刻的文化内涵。
奥逊·威尔斯在《公民凯恩》中,使用从地面向天花板仰拍的角度,营造了在那被天花板笼罩的空间中的压抑的氛围。同时,这样的角度,也是坐在戏剧舞台前排的观众观看舞台上的演员的视角。由于奥逊·威尔斯从戏剧和广播界进入电影界,舞台经验必然也会在视觉观念上影响到他的电影创作,而《公民凯恩》无论在摄影风格还是场面调度上,无不留下舞台艺术的痕迹。
D. 如何从摄影的角度评判一部电影的好坏举个例子
从摄影的方面判断一部电影的好坏。可以从他拍摄的角度从拍摄的环境范围还有投资的。金额的数量来判断,如果都可以,那就很不错。
E. 从摄影摄像角度写三篇电影的影评,别太专业。
1)构图。是指进入摄影摄像镜头映现到胶片磁带上的各种(或一种)物体,在画面上所占的位置及相互连接的关系。换句话说,是进入摄影摄像像框的景观是一种怎样的图例。
距离。由于距离的不同,有全景、中景、近景、特写、大特写之分。某一镜
使用特写或是中景(或是其他景别),取决与影片的内容叙述与表现,还包括着叙述者的叙述态度和感情,以及预想中的对观众的感染。
角度。常见的拍摄表现角度有:平摄、俯摄、仰摄等。这些角度的选择,在于剧情的演示和感情的寄寓。
构图的意义,是要自然地表现生活故事,在叙述过程中,使观众感受着电影的形式美。
2) 用光。包括对自然光(太阳和月亮)、人工光(灯光)的利用。由于摄影摄像必须在一定的场合下表现某种特定的环境,在有光线的情况下才能使观众看到所拍摄的内容。
光的第一作用是表现特定环境,而每个环境都有其相应的光线。用光表现特定环境下的人与景物,起着真实气氛的作用。
光的第二作用则是对拍摄对象的强调,或强或弱的光线,或顺或逆的拍摄,反映出影片的作者对事物的某种强调。这种强调,既应和剧情的发展相关,又应同叙述的态度与方式相联。
综合起来,光的运用从其基本的层面来看是表现环境的特定性。从更深的层面来说,则表现创作者的情感态度,给观众以情绪、感觉上的影响。
3)色彩。色彩在彩色摄影摄像中有着重要的作用。
生活中万物各有其色。影片中所表现的物体也显出多彩的绚丽。影片中的色彩,首先要解决的是对生活中物体色彩美丽的还原。一般地说,生活中的色彩应当在影片中得到生动的展现。这还不是色彩的全部。影片中的色彩,不是对生活中色彩的堆积和罗列,而是体现着创作者的精心构思与创造。
4)镜头的移动。在拍摄运动着的人物或事物时,摄影机在运动中跟踪拍摄对象,是摄影摄像中越来越重要的手段,同时也显露出摄影摄像师的技巧与风格。
评摄影摄像的主要原则:
第一, 摄影摄像可以单独评论,却不应与影视片整体割裂开来。摄影摄像既有相对独立的审美价值,又不能脱离影片内容而独立存在。
摄影摄像是一种艺术创造。这种创造要纳入影视片的总体构思中加以检验和认识。
第二, 摄影摄像作为艺术创造,不只是对自然、生活、事件等拍摄对象的还原,还要看摄影摄像师的创造性劳动,怎样去表现、创造美与美的形象。
第三, 摄影摄像是一种专业性很强的艺术创造,对摄影摄像的评论要有理论准备,又要有不断积累的评论实践,还需要在认识、掌握影视艺术规律和摄影摄像艺术规律的基础上进行。
F. 在电影中怎样做镜头分析啊
在迹胡电影中根据镜头的景距、视角的不同,一般分为:
一、极远景:极端遥远的镜头景观,人物小如蚂蚁。
二、远景:深远的镜头景观,人物在画面中只占有很小位置。广义的远景基于景距的不同,又可分为大远景、远景、小远景三个层次。
三、大全景:包含整个拍摄主体及周围大环境的画面,通常用来作影视作品的环境介绍,因此被叫做最广的镜头。
四、全景:摄取人物全身或较小场景全貌的影视画面,相当于话剧、歌舞剧场“舞台框”内的景观。在全景中可以看清人物动作和所处的环境。
五、小全景:演员“顶天立地”,处于比全景小得多,乱州缓又保持相对完整的规格。
六、中景:俗称“七分像”,指摄取人物小腿以上部分的镜头,或用来拍摄与此相当的场景的镜头,是表演性场面的常用景别。
七、半身景:俗称“半身像”,指从腰部到头的景致,也称为“中近景”。
八、近景:指摄取胸部以上的影视画面,有时也用于表现景物的某一局部。
九、特写:指摄像机在很近距离内摄取对象。通常以人体肩部以上哗模的头像为取景参照,突出强调人体的某个局部,或相应的物件细节、景物细节等。
十、大特写:又称“细部特写”,指突出头像的局部,或身体、物体的某一细部,如眉毛、眼睛、枪栓、扳机等。
(6)从摄影头图角度分析电影扩展阅读:
形态景别拍摄解释
一个镜头,可以由全景推出中景;近景乃至特写,也可以由特写拉成近景;中景;全景乃至远景景别是由视距来确定和划分的,所谓视距,是指摄影机与被摄对象之间的距离。
在一个镜头内,或者说一个电影句子内,就应包括经过严格选择的各种不同的景。因此,便有了各种景别
任何一部影片都要使用各种景别,概括的说,可分五大类即远景;全景;中景;近景;特写。其中还分为大全景;大特写。
G. 哪些影视剧里的经典画面可以让摄影爱好者借鉴构图技巧
好的摄影作品除了画面本身让人赏心悦目之外,更重要的是能够通过画面传递情绪与感情。
一些经典的影视剧镜头确实拍摄得极具美感,比如张艺谋的《英雄》和《影》。虽然电影总体质量差强人意,但纯粹从摄影角度去看,画面的构图合理、色彩和谐、主次分明,可以说随便定格都是一张精美的壁纸。
但是在情绪和感情的传递上,或许是电影本身故事太过经典吧,我觉得周星驰《大话西游》中的一些镜头做得更好。请大家多多点赞支持关注。
H. 如何分析一部影片的摄影手法
1、考察要点
首先,影片分析考察的是学生的写作能力,基本要求是文字通顺,无错别字,并具有较高的写作技巧。其次,是考察考生对于影片某些特殊的处理手法的理解,如张艺谋影片《我的父亲母亲》中的黑白、彩色两种色调的运用;再如《秋菊打官司》中纪实手法的运用等。第三,考察考生对于一部影片的主题的把握能力,要求考生能够理解影片的深层含义和社会性。如《离开雷锋的日子》所讨论的主题是:在自由竞争、个人利益备受关注的社会转型时期,雷锋所代表的自我牺牲精神、集体主义却并未过时。
2、影片分析的写作方法与格式
要写一篇影片分析,首先就要确定写作的角度。一部影片可分析的方面和角度很多,有的考生一会说说影片的主题思想,一会又分析剧作结构,一会又分析视听语言方面的特色,觉得方方面面都想说一说,但又说得不深入,一篇优秀的影片分析永远不是面面俱到的,永远都是抓住其中一两个突出的方面深入地论述。
首先,可以对影片作社会学分析,即作品如何反映时代的某个社会问题,作品所包含的社会内容与社会生活之间的关系,作品是如何展开这一社会主题的。如《秋菊打官司》是一部现实主义风格的作品,影片给观众展示了一幅中国普通农村的真实生活画卷,通过一个生活在农村的卑微的小人物执著的要用法律武器为自己讨个说法的故事,揭开了一个关于法律观念的主题:每个人都有用法律保护尊严的权力,中国的法制观念彻底普及还需要很长的路。
其次,也可以影片作叙事分析,也就是影片剧作技巧的分析,分析一部影片如何建立一种叙事关系,也就是如何讲故事,影片的创作者如何通过情节的铺排、细节的设置、人物形象地塑造来一步一步推动故事向前发展的。
再次,可以从技术的层面对影片的导演手法、视听语言的技巧进行分析,分析作品如何建立时空关系、影片叙事的镜头体系、导演如何进行场面调度等。如侯孝贤的影片中视听语言突出的特色就是长镜头的运用,那么考生就可以深入地去分析在侯孝贤的影片中,长镜头是如何具体运用的,长镜头给观众的视觉和心理感觉是怎样的,长镜头背后蕴藏着怎样的民族审美心理。再如陈凯歌的《和你在一起》中运用了大量的音乐来烘托影片的主题,考生也可就视听中的“听”来进行分析。当然,对于参加本可入学考试的考生而言,大多数都未进行过专业的视听语言方面的训练,因此导演手法、视听语言的分析不宜涉及的过多,考生在观看影片的过程中如果能够找出影片中一两个突出的视听语言的特征,则可以进行视听分析,如果不能找出影片突出的视听语言的特征,也不要不懂装懂,可以避开视听的分析,转而进行社会学的主题分析或叙事技巧的分析。