Ⅰ 電影《南京南京》編導鏡頭分析(3)
動、低位移動、組合式移動、多角度移動鏡頭等,都屬於移動鏡頭的范疇。
五、鏡頭組合
最後再來說一說鏡頭組合,鏡頭本身是沒有什麼具體意義的,它的意義來自於生活的給予,當我們看到鏡頭中再現的某物時,就一定會聯想到生活中的某些特定含義。那麼電影中的鏡頭有沒有意義?電影是通過很多不同屬性鏡頭組合而成的,當我們看到鏡頭中某人害怕時,就必有令他害怕的對象,這是在電影中必須通過另一個鏡頭表述出來的,當然也可以不表述,這完全取決於導演這個影片把關人的思想意圖,想要表達什麼?想要展現什麼?恐懼?驚悚?擔心?夢幻?還是對前途迷茫的擔憂?
所以,單個鏡頭可以說它沒有意義,但連接起來的鏡頭不可能表達不出應該要表達的意義,甚至是更為准確的含義。拿《南京,南京》為例,當我們看到在日營集中地處,被綁著的劉曄眼睛出現了憤怒的神情,如果鏡頭到此為止,且前後也只有這么一個鏡頭,只讓你看到這么一個鏡頭,我們就很難知道他為何而怒?對誰而怒?這時,就會浮想聯翩,任我們肆意想像,答案就會有千萬種,甚至更多。但是,接下去,我們看到了在被俘軍人前拿著槍走動並四處監視的日本兵,我們就知道了,所有聯想噶然而止,很明顯了,答案只有一個,那就是對日本兵的憤怒,這時也就突顯了周圍環境的險惡,被抓人數的眾多,劉曄也只不過是其中的一個,再經過前後情節的聯系,也就知道了他們正在等待著被屠殺的命運。
如果,這時影片斷然結束,而且也就只有這兩個聯系鏡頭,我們也能從中判斷出其中的近乎准確的意義了,盡管還會存有聯想,但這時的所有聯想也都在往一個方向上集中,不會再進行過多的其他毫無意義的發散了,也就越容易進入導演或符號把關人事先就設定好的意義范疇,至少不會偏離太遠。在這里,後一個鏡頭所起到的作用,其實就是對前一個鏡頭的情節提示。
因此,單個鏡頭的存在可能沒有什麼太大的意義,但兩個或兩個以上鏡頭的連接組合,必能產生某些特定的含義,顯示出導演或符號把關人的真實意圖。當然,也不排除某些例外,例如顯示周圍環境大變動的長鏡頭。
鏡頭空間
電影是二維的平面,但我們可以創造三維甚至四維的空間概念,而我這里所指的鏡頭空間並不是三維和四維空間。而是封閉和開放形態鏡頭空間的表達。
一、封閉空間
我們先來看封閉空間,什麼是封閉空間?我們先來看《南京,南京》中的鏡頭實例,我前面提到了南京避難所中的一段,那就屬於封閉空間的形態表達,日軍和中國百姓相遇,目光對視,兩個民族在特定的空間內碰撞,日軍步步進逼,咄咄逼人,明顯占上風。
那麼,到這里,很多人就一定會認為凡是室內空間就都是封閉空間,如果是這么認為的,那麼,錯,室內空間只屬於封閉空間的一種,還有半開放式的空間也屬於封閉空間的表達。例如,在鏡頭中出現了一段場景,某人A在逃避追捕,逃到了森林邊緣,無路可逃了,這時想往回逃,但突然追捕者B出現,兩人面對面對望,氣氛開始緊張。這時,A緩慢向後退,B步步進逼,不管是形勢還是正義B都佔了上風。這類場景的表述也屬於封閉式空間范疇,但前兩類都屬於明示的封閉空間表達,還有一種是屬於暗示的封閉空間表達,多用於展示人物內心的痛苦和掙扎,顯示鏡頭對象的孤獨、孤立、無助,如影片中多次出現的慰安婦的遭遇。而鏡頭外的含義,則是顯示和表達了對此類暴行的控訴。
因此,封閉形態空間鏡頭的含義可以在特定的場地,用以顯示出一定環境下的險惡、危機、不安、躁動、對決,內心的痛苦、掙扎,力量的對比,人或物的孤獨、孤立、無助、等待、迷茫、放棄、獨處及自我的滿足、隱私不得侵犯等等。其實,對這個詞彙的表述更確切的說,應該是更為強調風格化的設計,具有表面化的現實主義特色。②
二、開放空間
由於開放形態空間更多的是被置於室外,因此在表現形式和視覺設計上更強調非形式的,樸素的構圖,使物象看上去出於偶然,毫無精心安排的痕跡。③如影片中角川兄在跟隨部隊進入南京城中時所看到的一切,就彷彿都很自然,人物進入畫面,又出去了,日本兵舉槍槍殺南京市民,就好像是真實的紀錄一樣,絲毫沒有刻意安排的成分。而這一段鏡頭當中,最出彩的應該是一名教父剛進入畫面沒多久就被槍殺的場景,按理說,教父是可以隨意布教的,被放置在開放的空間內,又並非當地的南京市民,應該有更大的自由度,卻也被日本兵從身後無情的開槍射殺了,更加突出了日本兵的殘酷無情,這一幕連角川兄看到後都有些身心一震。
在影片結尾,小豆和老趙最終也是在完全開放的空間形態內完全獲得自由的。
其實,這兩種空間形態的含義,本身是沒有什麼太大討論必要的,也純粹是屬於理論的范疇,但也不難看出,懂得這兩種空間形態含義也有其重要性,可以幫助我們更好的理解每個鏡頭所要表達的思想內容,進而更好的理解影片,起到一定意義上輔助性的作用。而對於一部影片的整體來說,討論空間形態的開放與封閉是沒有任何實際意義的,只能夠當把它放置在一定的場景中討論才有其基本含義。可以說,無所謂開放式影片、封閉式影片,但有所謂開放式場景、封閉式場景,至於具體的討論,還是要結合影片的整體來進行,不能完全偏離影片的主題。
鏡頭符號
每一組連接的鏡頭內所存在的影像符號都可以用意義去進行解讀,意義是附著於符號之上的,如果符號本身不能表達出某種特定意義,那它也就沒有存在的價值可言了。意義和符號之間的關系是抽象和具象的關系,前一個是精神的體現,後者則是物質的表現。即使每一個鏡頭也不例外,如果一個鏡頭內的影像無法用某種意義去作具體解讀的話,那麼這個鏡頭也可以說是失敗的,當然,也不完全。事實上,形式主義和現實主義風格的影像構造所表達出的含義就是完全不同的,前者的影像一般都是刻意去安排、組織、表達什麼;而後者則是自然的體現,不會做任何太大的修飾。
對於故事片而言,沒有什麼偏向於哪一個具體風格方面的過多傾向和要求,很難在此類影片中作出明確區分,一切都是跟著劇情走,根據需要而定。現在,我們來看《南京,南京》,避難所這一場戲,要表達什麼?中日之間無可避免的發生了沖突,日本兵拿著刺刀逼迫中國百姓,很明顯日本兵非常的殘酷無情。在這里,避難所是一個場景,是一個室內場景,對避難所這一具象的符號和它的抽象意義解讀,可以這么理解:
首先,戰爭造成了南京百姓的流離失所,為了避難、保存性命,逃進了避難所,很自然的表現,但是是一個伏筆,一條暗線,電影中沒有明確的鏡頭表現;影片開場,是從一小隊日本兵在城內掃盪,路途中發現了避難所,於是,這隊人馬就朝著避難所而去開始的,這段場景發生的很自然,沒有什麼刻意安排的成分在裡面; 緊接著,電影開場的第一個戲劇性沖突就被設定在了這個避難所內,在有限的空間內,更加強化了中日之間的沖突,完成了從偶然到必然之間的過渡轉換;避難所內的南京百姓在極其狹小的空間內是無路可退的,面對日本兵也只能束手待斃,更加重了百姓的悲劇性,和日本兵的無人道性。
如果,我們再設想,這場沖突被設置在室外進行,空間大或無任何空間限制,則還有自由可言,還有逃跑的希望。而在避難所,則一切希望全無,因為,唯一的路口,已被日本兵嚴加把守。空間的限制,是造成群體悲劇的開始。
影片結尾的場景是在開放式的構圖中展開的,小豆和老趙被捆綁著前進,後面跟著角川兄和一個日本兵,誰都知道最可能的結局是被射殺,但結果卻是被角川兄放生。這一場景在構圖中毫無任何限制,是非常自由的空間,日本兵和角川兄處於後景,生殺大勸掌握在他們手中,而其實在這一畫面中,真正起作用的是角川兄一人,日本兵只是起陪襯,被安排進入畫面的時間有限。
對片尾這一場景中符號意義的解讀,具有兩層意義,一層為對自由的渴望和獲得自由,一個是肉體,一個為精神;另一層則為求生的本能和對生命的憐憫。肉體自由和求生本能就不必做過多的敘述了,在影片中就體現在小豆和老趙兩個符號性的人物身上;那麼,精神自由和對生命的憐憫該如何作解?大家都應該知道,角川兄在把他們放走之後,看著他們遠去的背影,眼望著前方,對身邊的日本士兵,說了這樣的一句話:“活著比死更艱難吧”。非常具有哲理性的一句話,卻讓我們看到了角川兄作為人一面的善性,而最後角川兄的自殺則是對精神自由、精神解脫詮釋的最具符號象徵性意義的舉動和行為。
根據對以上兩個場景鏡頭所作的分析,大家應該都明白了鏡頭物像和意義的表達兩者是不能完全分離的,就像我們世界所存在的物質,都是有其特定意義的。當然,這類意義有不少都是人為添加和給予的,但由於看問題的角度不同,因此,意義的表達也就同樣是復雜和多樣的。那麼,除了人為意義之外,是否還存在自然意義?答案是肯定有的,否則,也就不會有我們所懶以生存的宇宙、星球和物質世界了。所以,這個世界不存在沒有意義的物質,同樣,也就不存在沒有意義的鏡頭了。
Ⅱ 在電影中怎樣做鏡頭分析啊
鏡頭分析要點:一 趣味中心 畫面中的趣味中心,也就是吸引觀眾目光之處。吸引觀眾眼球很多,但是在電影攝影中,對比度最強的區域一般來說是最可以吸引觀眾注意的。恰如一片黑暗當中的一點亮光,那麼無論這個亮光出於場景的哪個點上,都是被觀眾的眼睛瞬間抓到。影片中的內在趣味中心也很重要,比如我們在看電影的時候,經常會注意到某某壞人在背後偷偷的拿出了一把槍,那麼只要這把槍不是虛焦的狀態,無論這把槍在畫面中的位置和所佔比例多大,都會被人們一眼發現。除此以外,黃金比例分割,引導線都是設定趣味中心需要注意的內容。 二 燈光風格和色彩風格: 首先燈光,是低調,高調,還是高反差風格?要說這個燈光可是相當的重要,拍電影花費的時間大部分都耗費在調整每個鏡頭復雜的燈光上了。 一般來說燈光風格和電影主題氣氛等有很大的關系。比如喜劇片,燈光就比較明亮,很少陰影布局,常用高調風格。如果喜劇中壓暗燈光的話,那麼這個喜劇便一般會有些反諷的以為在裡面。懸疑片和驚悚片都趨於低調風格,很多陰影都採用透射式。悲劇和好萊塢大片就一般喜歡用高反差的風格。 再次,關於色彩。每部彩色片都有一個確定的基本色調。色彩對影片象徵性極強,一般來說,有名的彩色電影都有著表現主義的味道。一般而論,冷色調代表著平靜、疏遠、安寧;暖色調代表著侵略、暴力、刺激。具體說來,紅色一般與激情和性有關,比如《美國麗人》;低調的燈光和暗色調一般表現壓抑懸疑和一種宿命感,比如《教父》;褪色的暗黃色調表現的是保守,比如《純真年代》等等。值得注意的是,彩色片中的忽然出現的黑白片段都是象徵意義最強最明顯的部分。一般用來表現法西斯時代的電影,都是用黑白片表現的。比如《美麗人生》劇中後來忽然泛白的色調,就是象徵著地獄般生活的開始。當然,有些電影,比如《辛德勒的名單》就乾脆用黑白來拍。 三 鏡頭距離和鏡頭種類包括:大遠景 一般永遠展現場景的所在。如果人出現在遠景中,那麼只有斑點般大小,這種鏡頭在史詩作品中經常出現,西部片中也常有。最近 《非誠勿擾》的呂樂的幾個北海道的大遠景就非常的漂亮。 遠景 就是比大遠景稍微小一點。 中景 就是能囊括兩三個人的鏡頭,中景是喜劇片的主流。 特寫 就是特寫。 深焦鏡頭 用廣角鏡頭拍的。我們經常看電影會覺得很多鏡頭是只有一塊兒地方清楚,後面的背景全部是模糊的。那玩意兒叫淺焦鏡頭,就是焦點很淺。深焦鏡頭就是從前到後全部都清楚的。深焦和淺焦哪個好,在電影史上,一開始爭論極大。我們一般兒拍照片,拍人像,都覺得淺焦鏡頭比較漂亮,因為可以虛化雜亂的背景,突出漂亮的人物。電影中也是一樣,哪塊兒清楚,哪塊兒模糊,都是導演說了算。而導演依靠的方法就是變焦。變焦可以給簡單的劇情寓意化的效果。但是一代電影大師安德烈巴贊覺得這種鏡頭不好,巴贊覺得這種鏡頭把本身非常復雜的事件含義單一化也簡單化了。所以巴贊覺得深焦鏡頭比較好。《公民凱恩》就是一個運用深焦鏡頭非常完美的典範。PS:深焦鏡頭也叫縱深鏡頭。 關於鏡頭距離,卓別林有一句名言:「喜劇用遠景,悲劇用特寫」。舉個例子,當他表現遠方一個人物的荒謬處境的時候,我們會大笑;但是當他忽然切進特寫凸顯情緒的時候,我們會發現好玩的地方不再可笑,我們開始同情這個人。 而且,鏡頭的距離影響到我們對於影片的參與程度。當很遠的時候,無論這個是好人還是壞人,我們都無動於衷。但是當拉近特寫的時候,好人會讓我們投入的同情;壞人會讓我們由衷的討厭。 四 鏡頭角度和人物所處位置 鏡頭角度一般包括鳥瞰角度,俯角,水平角度,仰角,傾斜角度等。 鳥瞰的作用是從正上方直接往下拍,讓觀眾有一種天神參觀凡間的感覺,有一種全局性的統罩感。 俯角拍攝,拍攝下的主題會顯得比較的無助和弱小。現在很多非主流的照片拍攝都喜歡採用俯角拍攝,然後很NC的90後少女瞪大了眼睛,扭足了嘴巴看著鏡頭,顯得非常的嬌小可人。 水平角度 等同於我們人眼觀察世界的角度,顯示一種對等。 仰角 可以讓人物或者景物顯得更加崇高,增加主題的重要性。因為他會增加被攝物的高度,有垂直效果。可以讓個子比較矮的演員顯得更高。 黃飛鴻系列電影中,李連傑很多都是仰角拍攝的,所以李連傑本身個子不高,但是裡面也顯得非常英氣逼人。 傾斜鏡頭 有時候作為主觀鏡頭出現,或者在表示混亂的時候,傾斜這種不對稱的構圖方法,可以增加畫面的動感。我們拍照片的時候,如果被攝的人物站的非常筆直則顯得呆板,而如果稍微歪頭,或者傾斜一下身體,則顯得有動感和自然,就是這個道理。 演員在畫面中的位置表現著人物之間的關系。一般來說畫面景框的中央是人們一般注意的焦點,寫實主義的影片喜歡把演員安置在景框中央。但是表現主義影片在這其中則多變的多,景框的中央,上,下,邊緣,都有著不同的隱喻和象徵意義。 一般來說,景框的上方,代表著權威和控制。而下方則表示脆弱服從和無力。因為從心理學上說,同樣的東西,放在景框的上方和下方,上方總是顯得重一點,有一種重壓感。所以在一些鳥瞰鏡頭中,天和地的劃分特別能夠顯示氣氛。如果空盪盪的天空占據了畫面的大半,則顯得遼闊平靜;而如果土地佔據了大半,天空顯得非常的擁擠,那麼就會顯得很壓抑。 同樣,被擠壓在景框邊緣的人或者事物,都會失去畫面的主控性,顯得被動和無力。放在景框中間的一般都是具有主控權的事物。據個例子,如果,一個妻子不堪忍受丈夫的虐待,則一定會依靠在景框的邊緣,而景框中間的丈夫張牙舞爪。 但是,這些也不是絕對的,藝術理論家們認為誰在畫面中取得主控地位是決定於事物本質上的重量。這個重量包括色調和面積。面積越大,色調越深,則本質上的重量越大。 五 景框緊的取鏡景框空間的大小可以象徵不同的意義。一般來收,鏡頭的限制性越強,就是鏡頭越小,對人物的約束力就越強。比如,人物如果充滿了整個畫面,顯得非常擁擠,則暗示著一種囚牢性的存在。就像人生活在狹小的房間里會渾身不自在一樣。很多的監獄題材都是採用了緊的取鏡的方法。希區柯克的很多電影,鏡頭對著狹小的窗戶,不僅給人觀眾窺視的心理暗示,同時也是一種變相的緊的取鏡的方法。 松的取鏡 則與之相反。強調一種寬松的環境,象徵著自由。
Ⅲ 試析電影《辛亥革命》鏡頭與特效的應用|辛亥革命電影
[摘 要] 電影《辛亥革命》以真實的史實為內容,結合現代先進的藝術手段及前沿技術,拍攝的不是簡單的還原歷史的真實環境和事件,而是以獨特的審美理念——大無畏的犧牲精神為依託,在藝術上與時俱進,突破了以往歷史電影拍攝的紀錄式的局限性,特別是在電影的結構與鏡頭的使用以及特效的處理上有獨特的突破。本文就影片《辛亥革命》在鏡頭及特效處理上所取得的突破進行一些研究和分析。
[關鍵詞] 虛實;變焦;特效;鏡頭
一、電影概述
希臘哲學家赫拉克利特有一句名言:「人不能兩次走進同一條河流」,這句名言的意思是說,河裡的水是不斷流動的,你這次踏進河,水流走了,你下次踏進河時,又流出來的是新水。其主張為「萬物皆動」「萬物皆流」,這使他成為當時具有樸素辯證法思想的「流動派」的卓越代表。
歷史也是如此。恢復和再現歷史有無數的方式方法,要想絕對地復制歷史那將是一種難以想像的困難,然而歷史的真實可以被盡可能虛幻地還原,電影《辛亥革命》就為觀眾在銀幕上集結了這樣最大限度的虛幻真實。
2011年9月為紀念辛亥革命100周年,由成龍作總導演、張黎作導演拍攝了電影《辛亥革命》,影片講述的歷史時間大約處在1911~1912年初。其演員陣容強大,有成龍、李冰冰、趙文暄、陳沖、姜武、房祖名等近70人組成,可說是群星小聚,陣容不必贅述。具體劇情是以「滅清」為主線貫穿整個影片,將「黃花崗起義」「武昌城首義」「陽夏保衛戰」和「建立共和」這四大史實串聯起來,成就了一部具有史詩意味的偉大歷史巨作。回顧清末民初的歷史,國人都會深惡痛絕西方列強的野蠻侵略、清王朝的腐朽無能,但電影《辛亥革命》並沒有因此人為地把其簡單概念化,而是立足於畝州一個客觀的角度,客觀地看待那段歷史。當時,清政府國庫空虛、政治腐敗,在國際大環境中的地位很低,更無任何的信用可言,清政府妄圖依靠向四國銀行借款來維持自己將死的軀殼,只能用物質去交換——如影片中提到的鐵路,而出於自身利益的取捨和政治的獲利,導致西方列強瓜分中國,這是歷史的真實。正如電影里某銀行家所說:「我是要維護我國家利益的」。電影《辛亥革命》的拍攝尊重了這一點歷史史實。
二、影片結構設計
由於影片所要涵蓋的歷史事件較多,因此該片的結構設計難點在於,這部電影不僅僅需要還原那一段遙遠時期的歷史事件及人物的精神面貌,而且更要進一步把握如何結合現代審美理念,進行適度的誇張,以及對於高科技技術,如何合理應用。影片恰當地把握了這些關鍵問題,使得影片在短的放映時間內,從看似平淡的歷史復原過程中,達到了有旋律、有節奏、有起伏的高潮等藝術效果。能夠在短短的一兩個小時,充分表現出那段復雜的歷史事件本身就是一次挑戰性突破,對照60集的電視劇《辛亥革命》,我們更能感覺到電影在時間壓縮上所取得的突破。從整體來說,《辛亥革命》結合了《建國大業》分塊架構和《 建黨 偉業》的分段落架構的方式,盡量把時間都濃縮在辛亥革命里,使得人們在觀看相對注重史實的枯燥影片時被大的構架和細微精彩鏡頭所抓住,這一點無疑是在歷史電影上的突破。具體的表現尤其體現在影片對各個戰事並沒有都採取順序的手法,而是將戰事鏡頭與其他鏡頭進行情節穿插表現,一方面壓縮了影片結構,另一方面也增加了情節的緊張感,如對廣州起義這一段的描寫,就將戰爭鏡頭與孫中山在舊金山籌餉演講的鏡頭更替出現,而中間又進行了一部分介紹各位義士的倒敘鏡頭,又如袁世凱對漢口進行反擊時的戰爭場面,同樣也使用了這種穿插式手法,將戰爭鏡頭與袁世凱謀劃戰爭的鏡頭切換表現。這些表現手法都為觀眾營造出一種情節緊湊、情感上起伏跌宕的感覺。
三、影片特效處理
《辛亥革命》在特效的藝術處理上也有很大的突破,共涉及500多個特效鏡頭,曾參與《夜宴》《滿城盡帶黃金甲》《集結號迅知蔽》《孤島驚魂》等特效製作的視點特藝(北京)數字技術有限公司同樣也為《辛亥革命》的後期特效立下汗馬功勞,許多鏡頭都是在後期進行了細致入微的調整和重塑,才使得電影最終以完美的形象面對觀眾,同時也為廣大觀眾提供了更為優質的視覺效果和現場感受。在製作期間團隊還獨立開發了人群軟體,為影片的製作完成提供了良好的技術支持,因本片為歷史政治題材,所以特效製作完全忠於歷史,真實呈現歷史原貌猛握。雖然這些特效在影片的直觀中是無法看出的,但是恰恰由於這些高科技現代化技術的成功應用,使我們在觀看影片時,才有天衣無縫的審美效果。此外,影片在鏡頭的精細度上亦取得了一定的突破,大家都知道,導演張黎曾是馮小剛電影的專職攝影師,在導演辛亥革命這部影片中,張黎充分使用或者說超常發揮了自身在這方面的優勢,在每個人物造型的細微處,都做得嚴謹、精到,特別是在變焦轉換人物的處理上,以及在人物與場景的虛實關系的聚變上,更顯示了在技術層面上的一絲不苟。
恢宏震撼的戰爭場面是《辛亥革命》的另一大看點,無論從大場景的描寫,到特寫鏡頭的表現,都堪比美國好萊塢大片,甚至能夠看到美國片《拯救大兵瑞恩》的影子,但又不完全相同,特點在於除了應用相應的拍攝手法之外,導演減少了戰爭血腥場面的表現,而是增加了更多的表現人在無情戰爭面前的情的流露,也誠如導演張黎所說,他就是要表現辛亥革命的犧牲主題,傳承一種珍貴的革命精神,而這種精神不僅從各種表現死亡的鏡頭中表現出來(如影片一開始就以秋瑾赴死的場面鋪開,而後是廣州起義中的義士們的犧牲、四川保路運動用一個爆炸鏡頭起到銜接作用,而後是武昌起義,包含漢口戰役和漢陽戰役的陽夏保衛戰中的犧牲,南京光復之役),還從劇尾孫中山的退位中體現出來,退位恰恰就是一種犧牲小我、成就大我的民族主義精神。
四、影片鏡頭分析
鏡頭是影片的最基本元素,而對於鏡頭的應用就是對觀眾傳達思想的媒介,《辛亥革命》中的鏡頭採用了象徵性和情感性等多種表現手法,從多維角度上為觀眾營造了一種厚重的心理空間和情緒空間。
(一)象徵性鏡頭
象徵是導演用一種含蓄的語言將要表達的信息,通過一種鏡頭表現出來,這是一種主觀的鏡頭表現手法,以傳達導演的思想為主。例如:喻培倫拿著炸葯包,中槍後沖進清軍隊伍中的鏡頭轉換,以及人物特寫鏡頭的暫停,從平視角度迅速轉換到頂視角度,更有力地展現爆炸的威力和強度,而爆炸後的煙霧也似乎傳達了廣州起義的失敗;而對共進會會員熊秉坤持槍時的鏡頭表現,是虛化背景人物,對槍口進行特寫,也象徵性地表現了打響武昌起義的第一槍;最後,隆裕皇後在清廷上無奈說出「退位」時,鏡頭突然的顛倒,也使觀眾感受到了清廷最後的落沒。這些象徵性鏡頭的應用,在某種程度上,達到了引起觀眾理解和共鳴的目的,也為影片整體的色彩添加了幾筆亮點。
Ⅳ 求一篇角鬥士電影的鏡頭分析..急急急 ..!!! 給力啊 ..50分 .要的來拿啊 ..
20世紀50-60年代的史詩巨片時代早已逝去,金戈鐵馬、刀光劍影的故事也已被大多數觀眾淡忘。今天,導演雷德利-斯考特卻要重拾這一題材,將宏偉的古羅馬角斗場再現於銀幕之上,為人們講述了一個有關勇氣與復仇的故事。
馬克西默斯(拉塞爾·克勞飾)是一位戰功赫赫的羅馬帝國將軍,麾下的帝國軍團節節勝利,無堅不摧。行將作古的帝國皇帝馬庫斯-奧里利烏斯(理查德-哈里斯飾)非常賞識馬克西默斯的才幹,有意選擇他繼承皇位。
奧里利烏斯對馬克西默斯的寵信招致太子康默迪烏斯的極度妒恨。他謀奪了皇位之後便下令處死馬克西默斯和他的家人。雖然馬克西默斯最終免於一死,但還是被貶為奴,進而被訓練成一名角鬥士,為嗜血的人們表演一幕幕你死我活的搏殺。但是,馬克西默斯從未放棄復仇的心願,因為他堅信人的意志比皇權更為強大。最後,馬克西默斯終於有機會與康默迪烏斯面對面地站在羅馬城的大角斗場上,進行一場生死決斗……
分析讀解:
影片開頭,一片充滿陽光,呈現暖調的金黃色麥田裡,一隻粗曠而有力的男人的手輕輕捋過麥穗的特寫鏡頭,伴以濃烈的凝重深厚的音樂,似乎在深情地訴說著一份遙遠的溫柔與思念,給人強烈的視聽感受。這個長達28秒的特寫鏡頭,一直是攝影機跟隨著手的緩緩移動,遲遲沒有切換到下一個鏡頭,勾起了觀眾強烈的觀影欲,讓觀眾急著想要知道這究竟是誰的手?為什麼一直捋著麥穗?為什麼導演一直不切換鏡頭?而這個鏡頭充滿著大量的信息:既包括人物的前後縱深運動,又包含著攝影機本身前後的縱深運動;既交代了人物,又交代了人物所在的地點。
當影片切換到第二個鏡頭,幾乎是面對鏡頭緩緩抬起頭時,觀眾才看清這是男主角馬克西默斯(拉塞爾·克勞飾)的臉。這是張頗為英俊、成熟而富有男子氣概的臉,臉上飽含著王者的威嚴與自信,滄桑且成熟。而這個鏡頭卻是藍灰的冷調,與第一個鏡頭形成強烈反差,也給觀眾留下強烈的視覺對比和心理落差。當馬克西默斯轉身一瞥間,切換到馬克西默斯的反應鏡頭:一隻色彩斑瀾的小鳥正欲撲翅騰飛。
鏡頭切回到馬克西默斯四處瞭望,切換到第四個鏡頭:藍灰的冷調,戰爭廝殺過後的狼煙。鏡頭緩緩從左搖到右的全景:數列兵馬正在緊張的集結。接著切換到下一個鏡頭:一隊騎兵迎著鏡頭急馳。再切換到騎兵從右往左出畫的鏡頭,這個鏡頭騎兵出畫的方向與上一個鏡頭的方向是一致的,依然是運用了好萊塢通用的「軸線」原則。
再切換到馬克西默斯進入列隊檢閱,然後始終遵循:士兵的反應鏡頭、馬克西默斯的近景、士兵的反應鏡頭、馬克西默斯的近景、士兵的反應鏡頭、馬克西默斯的近景、攝影機跟隨馬克西默斯的移動鏡頭,再切回到馬克西默斯在士兵群中與昆塔斯對話的固定大全景,再切換到兩人對話的中景,再切換到另一角度相同景別的鏡頭。以上鏡頭之間的剪輯方式是好萊塢經典的三鏡頭變奏法,早已被用濫。但《角鬥士》是一部成功的商業片,在鏡頭的剪輯上運用這些成熟的手法也是無可厚非。
接下來是一場慘烈、殘酷的戰爭廝殺,鏡頭之間的切換頻率也更頻更快,最後是馬克西默斯將軍率領軍隊取得勝利。影片還在不同的場景不同的情節順序的結構中五次插入了馬克西默斯回憶妻兒的閃回場景,用溫柔的細節雕刻出恢宏中的雋永,於偉大中彰顯平凡的真諦,令人感動不己。當皇帝下令押送馬克西默斯騎馬西行並處死他,第一次出現馬克西默斯回憶妻兒的閃回鏡頭,然後利用馬克西默斯捋麥穗的畫面作為過渡鏡頭,切換到禁衛軍押送馬克西默斯西行的畫面。而這段禁衛軍押送馬克西默斯,馬克西默斯反抗殺死禁衛軍逃生的戲,導演用冷酷的藍灰調畫面,不僅給觀眾心理上形成絕望的心理,更是意蘊馬克西默斯此後的日子是殘酷無比的角鬥士生涯。夜晚,一輪圓月懸掛在夜空,馬克西默斯心裡默默想念:天上的父親,求您保佑我的妻兒,世間名利,於我皆如糞土,我只為再次擁抱她們而活。這段話令人動容,也為影片後面因為妻兒的被慘殺而激起馬克西默斯奮力反抗埋下伏筆。
當影片切換到馬克西默斯家鄉的搖鏡頭時,首先映入眼簾的是形態各異的稻草人,和大片金黃色的麥田,畫面遠處是一排綠蔭的樹和鄉間小舍,妻兒則在麥田間嬉馬,好一派和諧幸福的畫面。鏡頭切換到一隊矛騎兵從左入畫時,畫面依然是大片的自然風光,所不同的是影片的配樂漸漸急促,預示著即將發生的人間慘劇。接下來是馬克西默斯的兒子看到遠處漸行漸近的矛騎兵時,以為是自己父親所帶領的軍隊,天真的喊起來:「媽媽,是矛騎兵。」接著是馬克西默斯俯在馬背上的鏡頭,再是媽媽望著遠處的反應鏡頭(中景),然後是馬克西默斯四處循望的近景,再切換到戰馬急速賓士的特寫和馬克西默斯騎著馬迎著鏡頭奮力急馳的中景。此時音樂突兀間變得非常急速和緊張,令觀眾的心都拎了起來,為劇中即將發生的事感到緊張。鏡頭再切換到馬克西默斯的兒子天真的迎著矛騎兵跑過去,他哪裡知道,這是皇帝派來的殺手,即將對馬克西默斯一家進行滅絕人性的滅門屠殺。接著是兒子帶著喜悅看著矛騎兵的近景,到這時,年幼天真的他依然不知道會發生什麼事。接著是矛騎兵迎著畫面而來的鏡頭,再是母親(妻子)從畫面遠處奔來,前景是兒子依然期待的表情望著矛騎兵的到來。同一個鏡頭,黑壓壓的矛騎兵從左入畫,遮擋住母親和兒子。再切換到全景:矛騎兵的首領殘暴的殺死了馬克西默斯的兒子。緊接著是馬克西默斯的妻子迎著鏡頭掩面驚叫的中景。再切換到大批矛騎兵戰馬迎著鏡頭急馳的特寫。切換到馬克西默斯急迎著鏡頭急速趕來的中景、全景,畫面的周圍是大片的鄉間野花和原野,與上一個冷酷的戰馬特寫鏡頭形成強烈對比。
當馬克西默斯好不容易趕到家園時,馬卻被絆倒了,馬克西默斯隨著戰馬一起倒地。馬克西默斯起身趕到鄉舍時,被眼前的慘烈景象驚呆了,面對鏡頭,兩腿一軟跪伏在地。此時攝影機緩緩上升,兩具親人被燒焦的雙腿入畫。切換到馬克西默斯抬起臉的近景,眼中噙滿痛苦的淚水。鏡頭再切換到近景(中景推到近景):馬克西默斯拖著沉重的腳步往前靠近,捧起其中一具被燒焦的雙腿。再切換到馬克西默斯捧著被燒焦雙腿的近景(側面),臉上盡是痛苦、傷心的眼淚和情不自禁失聲痛哭後流出的鼻涕,雙手捧著被燒焦的雙腿。觀眾看到這里,也忍不住被馬克西默斯的悲慘遭遇感到悲慟和惋惜,令人動容。這時的配樂猶如天籟,低沉的吟唱,飄渺而緩慢的節奏,似乎在為逝去的親人吟唱輓歌。
鏡頭疊化到兩座土墳,疊化出馬克西默斯昏睡在墳邊的中景,再疊化到馬克西默斯的近景。一隻沾滿灰塵的腳和手同時入畫,拖走了昏睡中的馬克西默斯,畫面黑屏。
鏡頭切換到馬克西默斯仰面平躺移動的近景,彷彿漂浮於地面,這個效果是攝影機俯拍,和車子同時在移動。再閃回到馬克西默斯夢境和現實快速切換的鏡頭:城牆、手捋著麥穗的近景、漂浮的流雲、咆哮的獅子、土著人不懷好意的笑容、自由賓士的白色駿馬、妻兒、碩大的雙手磕碰石頭。畫外音:「你不能死,現在還不是時候」。噩夢驚醒後,發現自己全身是傷,不知怎麼被關在囚車里。
隨後,馬克西默斯被帶到了祖卡巴,一個被稱為羅馬聖地的地方。這里到處都是奴隸、角鬥士、商人、首領。馬克西默斯被囚車的主人低價賣給了這里的商人普羅西莫。而普羅西羅則把他們帶到斗獸場作為角鬥士供皇族、權貴們取悅娛樂。馬克西默斯在奴隸角鬥士中,殘酷勝出,取得暫時活命的機會,只有成為最好的角鬥士,才能不做奴隸,取得自由。最後,馬克西默斯和另一位黑人朋友取得勝利。此時,攝影機在角斗場內環繞著馬克西默斯和黑人,兩人的視線也跟著攝影機旋轉,望著四周如海的人群,營造出一種如同夢幻的氣氛。鏡頭疊化出空中的浮雲,透過散開的雲彩,畫面展現出現在時空的羅馬。
鏡頭疊化到卡莫德進羅馬城,那時的羅馬古城恢宏壯麗,華麗的移動鏡頭,顯得恢宏壯闊。卡莫德在宮殿里俯看斗獸場的精緻模型,鏡頭切換到實景,俯瞰佑大的羅馬城,攝影機從空中穿越密集的建築、街道和人群,來到巨大的斗獸場的上空。
奴隸的車隊進了羅馬城,這時候的鏡頭跟前面的卡莫德進羅馬(大全景,氣勢恢宏)完全不同,鏡別卡得比較緊(小全景和中景鏡頭,平民視角)是近距離的觀察羅馬,街道上熱鬧的人群。
馬克西默斯的登場無疑使觀眾進入了英雄主義的夢幻之中,戰功赫赫,倍受人民和士兵的愛戴,老國王凱撒以皇位相授的情況下,內心只有一個回歸家園的夢想,財富,權力,榮耀在此時顯得是如此之渺小。然而這一且都預示著殺機,英雄註定悲壯,正如那為老奴隸主所言,「你無權選擇命運,只能選擇如何面對死亡」。政治的奴隸終究敵不過一個成熟的政客——凱撒的兒子,繼承為新的皇帝。
影片結尾,身負重傷的馬克西默斯與新皇帝的決斗,令在場的觀眾群情激昂,都在為馬克西默斯歡呼。經過一場惡戰,馬克西默斯戰勝了新皇帝,自己卻最終還是倒下了,倒在了鋪滿瑰玫花瓣的角斗場上。此時,全場寂靜無聲,馬克西默斯拖著沉重、疲乏的腳步,一扇門打開了,鏡頭切換到他用手去推的特寫,再切換到夢幻中自己的手推開了扇門,這兩個鏡頭是相似蒙太奇。他終於可以回家了,打開了一扇通往回家的門,門的另一頭是通往回家的路。這是他期盼已久的家,在路的那一頭有妻兒在等候,馬克西默斯走在那條小路上,他粗壯、碩大的手撫摸著金黃的麥穗,走向盡頭,回家……
兩具軀體倒下了,一個靈魂得到了解放。那一刻馬克西默斯終於回家了。當人們托起馬克西默斯的軀體,緩緩地離開這座羅馬斗獸場時,導演將西方文化中對國家,精英,信仰與民主的深刻理解慢慢顯露出來,為觀眾所咀嚼,思考。
當夢醒時一切都化為烏有,命運的焦點已經轉移到稱之為羅馬跳動的心臟的羅馬斗獸場。一場地位懸殊的君主於奴隸的角斗,一場靈魂的自由之戰,此刻馬克西默斯一無所有,他只是一個甚至連自己都不屬於的奴隸。
影片以古羅馬為背景,通過戰場和角斗場兩個軸心,運用強烈的悲劇色彩和濃厚的史詩風格,發人深省的故事情節,表達了對現代精神內涵的追求。因此,《角鬥士》磅礴的氣勢不僅來自於感人的英雄悲劇,而且來自於其蘊藏的豐厚的西方文化精神,是一部不可多得的經典之作。
Ⅳ 在電影中怎樣做鏡頭分析啊
在跡胡電影中根據鏡頭的景距、視角的不同,一般分為:
一、極遠景:極端遙遠的鏡頭景觀,人物小如螞蟻。
二、遠景:深遠的鏡頭景觀,人物在畫面中只佔有很小位置。廣義的遠景基於景距的不同,又可分為大遠景、遠景、小遠景三個層次。
三、大全景:包含整個拍攝主體及周圍大環境的畫面,通常用來作影視作品的環境介紹,因此被叫做最廣的鏡頭。
四、全景:攝取人物全身或較小場景全貌的影視畫面,相當於話劇、歌舞劇場「舞台框」內的景觀。在全景中可以看清人物動作和所處的環境。
五、小全景:演員「頂天立地」,處於比全景小得多,亂州緩又保持相對完整的規格。
六、中景:俗稱「七分像」,指攝取人物小腿以上部分的鏡頭,或用來拍攝與此相當的場景的鏡頭,是表演性場面的常用景別。
七、半身景:俗稱「半身像」,指從腰部到頭的景緻,也稱為「中近景」。
八、近景:指攝取胸部以上的影視畫面,有時也用於表現景物的某一局部。
九、特寫:指攝像機在很近距離內攝取對象。通常以人體肩部以上嘩模的頭像為取景參照,突出強調人體的某個局部,或相應的物件細節、景物細節等。
十、大特寫:又稱「細部特寫」,指突出頭像的局部,或身體、物體的某一細部,如眉毛、眼睛、槍栓、扳機等。
(5)電影鏡頭分析文檔擴展閱讀:
形態景別拍攝解釋
一個鏡頭,可以由全景推出中景;近景乃至特寫,也可以由特寫拉成近景;中景;全景乃至遠景景別是由視距來確定和劃分的,所謂視距,是指攝影機與被攝對象之間的距離。
在一個鏡頭內,或者說一個電影句子內,就應包括經過嚴格選擇的各種不同的景。因此,便有了各種景別
任何一部影片都要使用各種景別,概括的說,可分五大類即遠景;全景;中景;近景;特寫。其中還分為大全景;大特寫。
Ⅵ 電影鏡頭分析
美國恐怖片《閃靈》通過鏡頭的運動、巧妙地剪輯等組成了電影視覺語言系統,是世界電影史上的經典之作,也被後來的一些恐怖片競相模仿。以下就選取一些鏡頭進行分析,試著探究《閃靈》是通過鏡頭語言來渲染恐怖氛圍的。
鏡頭一:在電影開頭,當主人公傑克第一次開車前往酒店時,先是運動的空鏡頭將人們帶入電影,在運動中故意傾斜,造成失衡的危險感。接著疊化俯拍鏡頭,鏡頭中茂密的兩片樹林中有一條極其狹小的小路,路中是傑克行駛的汽車,這種畫面的構圖加上俯拍的角度,給人以壓抑感。鏡頭跟著汽車一步步向飯店靠近,前景是道路和汽車,後景是巨大的雪山,在這個畫面中二者形成強烈的對比,鏡頭拍攝角度都是微微仰拍,使得在深山中的酒店顯得高大和神秘。再配以刺耳的雜訊,可以看出導演在暗示他們正在一步步走向危險之中。
鏡頭二:這一個片段採用的是運動鏡頭拍攝手法,幾乎所有場景都是以貼在丹尼身上的跟拍鏡頭來完成。第一視角的拍攝手法會讓觀眾感覺到視覺變得狹窄,多死角的布局和一直拐彎的情節設計,又給觀眾一種不確定周圍安全與否的體驗,經過層層的氣氛渲染後,在遇到影片中的雙胞胎姐妹後呈現出較好的恐怖效果。
鏡頭三:這里採用了仰拍的視角,給人一種壓抑的感覺,從這個視角可以清楚地看到主人公在「入魔」後幾近瘋狂的表情與猥瑣可怖的氣質,而門後面倒著寫的「murder」謀殺一詞,為後來的傑克用斧子劈門這一經典恐怖畫面奠定了感情基調,提到鋪墊與推動情節的作用。其次,影片經典的「閃前」鏡頭是在門上用口紅反寫的字母「murder」,字母反寫,起初一時間辨識不出字母的意義,覺得紅色的字跡歪歪扭扭有些恐怖,直到影片後半部分出現丹尼用口紅反寫字母的過程,並向母親求救後,藉助母親房間的化妝鏡看到正寫的單詞,瞬間情緒綳緊,後背發涼,這里可以看出通過剪輯對情緒渲染進行調動。
鏡頭四:導演在影片中設置了大量的放射式、對稱式的構圖,選取了一個大景深,由近及遠,一層層向畫面內部縮小,從而製造出一種壓迫、沉重的氣氛,突出了畫面中的人物。
鏡頭五:在不同的房間大面積色塊的使用,也給觀眾的視覺造成了碰撞,過於明艷的色彩與誇張的表現形式,使人產生緊張與恐懼的情緒,這也可以看出電影中色彩的運用能夠調動觀眾的情緒。
總結:
電影中會使用大量的視聽語言來渲染氛圍,尤其是恐怖電影中,這部電影中沒有過於血腥恐怖的畫面來作為嚇人的「點」,反而是通過一些巧妙的剪輯、沉悶的音效、跳躍的畫面以及獨特的拍攝視角,來渲染一種緊張的氛圍,在觀影的過程中讓觀眾體驗到刺激恐怖的情緒,我想,這也是這部電影在時隔那麼多年以後依舊被尊為「經典」的原因所在。
Ⅶ 電影導演分鏡頭方法解析
電影導演分鏡頭方法解析
分鏡是在文字腳本的基礎上,導演按照自己的總體構思,將故事情節內容以鏡頭為基本單位,劃分出不同的景別、角度、聲畫形式、鏡頭關系等,等於是未來影片視覺形象的文字工作本。後期的拍攝和製作,基本都會以分鏡頭劇本為直接依據,所以也稱為導演劇本或工作台本。下面是我為大家帶來的電影導演分鏡頭方法解析,歡迎閱讀。
什麼是分鏡頭
分鏡是在文字腳本的基礎上,導演按照自己的總體構思,將故事情節內容以鏡頭為基本單位,劃分出不同的景別、角度、聲畫形式、鏡頭關系等,等於是未來影片視覺形象的文字工作本。後期的拍攝和製作,基本都會以分鏡頭劇本為直接依據,所以也稱為導演劇本或工作台本。
分鏡頭劇本是導演對由文學形象到視覺形象的轉變中的具體化的總體把握和設計,可以體現導演創作的風格特點。
分鏡頭劇本的內容一般包括鏡號、景別、攝法、長度、內容(指一個鏡頭中的動作、台詞、場面調度、環境造型)、音響、音樂等,按統一表格列出。
可以說它是影片的拍攝計劃和藍圖。
分鏡頭草圖(故事板)的使用可能開始於華特·迪斯尼的第一部卡通片,韋布·史密斯是迪斯尼20世紀30年代早期發明故事板的動畫師。不過即使沒有迪斯尼的影響,故事板最近的血親——漫畫書,已經紮根於30年代大多數美國人之中。而電影可以用單一的畫板加以影像化的觀念,成了不可避免的發展結果。
希區柯克也許是最擅長故事板的導演,他使用細致的圖卡來修飾他的視像和控制拍攝流程,以保證他的原始意念可以完整的被轉化成影片。他手繪的《西北偏北》分鏡圖,如今已經成為眾多電影人觀摩學習的必讀手冊。對美工師出身的希區柯克而言,這也是一種藉以確認他就是影片創作人的途徑。他經常會說他的電影還在沒拍之前就已經完成了。我們能夠從他在現場很少看取景器的事實得到證明,因為現場所拍的僅僅是故事板中的等同物,而故事板則老早就已完成。
在好萊塢,幾乎每部電影都會有專門的故事板製作團隊。從早期的默片到現在的大片,故事板的製作是電影籌備前期的必要一環。分鏡師根據劇本和導演的意見畫出來的故事板,將畫面的基本構圖和運鏡時間等都詳細地准備好後,電影開拍,導演幾乎能按照每個畫面進行調度拍攝。但是在國內,因為資金不夠,這些年才開始慢慢有了分鏡師這個行業。一般也就是大導演的片子才會花錢請分鏡師,一些投資小的片子,導演會畫就導演畫,導演不會畫就讓攝影畫,也有乾脆不畫的。
而國內也有十分重視故事板的導演,徐克就是其一。例如前段時間網上流傳的徐克的手繪故事板就是電影《狄仁傑之通天帝國》的手繪圖。 這么多年來,他始終保留手繪鏡頭的習慣,靈感來了就會畫上幾筆,《通天帝國》、《七劍下天山》、《蜀山傳》等電影的手繪鏡頭都是無一例外地華麗漂亮。
分鏡的作用主要有這么幾個目的:
第一,他讓影片創作者得以預先將他的意念顯現出來,並且可以像作家一樣,通過連續的修稿來發展意念;
第二,它可作為與整體製作組成員溝通意念的最佳語言。
分鏡的溝通價值會因為製作的復雜程度而增加,但它並不局限於動作場面和高成本的製作,即使是小規模的、戲劇性的影片也能受益於分鏡頭劇本。
然而故事板最明顯的限制就是它不能表現運動,不只是畫面之內的運動,更重要的是攝影機的運動。另外還有疊化、淡入淡出等光學效果,也超出故事板的表現范疇,景深和焦點的操縱也是如此。最直接的方法就是用文字註明和概要圖,去形容畫不出來的東西。
這個表格的最左邊是場景號和鏡頭號。許多初學者會誤以為一格就是一個鏡頭號,其實並不是這樣,有的連續畫面鏡頭會佔用好幾個格子,是為了詳細的表現鏡頭的運動方式,或鏡頭中角色的行為等。
然後是「畫面」,也就是要把向表現的畫面畫在這些格子里。
「內容」、「台詞」部分則是要寫清楚無法用畫面表達的和需要加強說明的一些內容和拍攝手法,比如攝影機的運動方式、角色的台詞、表情動作等。
「秒」就是秒數,有的視頻製作可以不必特別精確,不過對於動畫創作而言,很多時候是要精確到秒的,所以這里主要是標注鏡頭時間的。
最右邊就是音效和特效的說明。
接下來介紹一些分鏡相關的基本理論知識。
☆分鏡頭劇本(故事板story board)繪制要求
1、體現導演的創作意圖,創作思想,和創作風格。
2、分鏡頭運用必須流暢自然。
3、畫面形象須簡捷易懂。
4、分鏡頭間的連接須明確。(一般不表明分鏡頭的連接,只有分鏡頭序號變化的,其連接都為切換,如需溶入溶出。分鏡頭劇本上都要標識清楚。)
5、對話,音效等標識需明確。(對話和音效必須明確標識,而且應該標識在恰當的分故事板畫面的旁邊。)
關於鏡頭方面的問題
景別:是攝影機在距被攝對象的不同距離或用變焦鏡頭攝成的不同范圍的畫面。電影為了適應人們在觀察某種事物或現象時心理上、視覺上的需要,可以隨時改變鏡頭的不同景別,猶如我們在實際生活中,常常根據當時心理需要或趨身近看,或翹首遠望,或瀏覽整個場面,或凝視事物主體乃至某個局部。這樣,映現於銀幕的畫面形象,就會發生或大或小的變化;在鏡頭拍攝上,也就產生了遠景、全景、中景、近景、特寫等。
在一般的視頻拍攝中,景別的劃分通常有兩個方式,一種就是以被拍攝人物角色在畫面中被截取部分的`多少來進行劃分,另一種就是以被拍攝景物在鏡頭畫面中被截取部分的多少來進行劃分。按照造型風格和表現風格來分,景別可分為全景系列和近景系列。其中全景系列包含了大遠景、遠景、大全景、全景,近景系列包含了中近景、近景、特寫、大特寫。
大遠景:一般用來確定當前事件發生的大場景,同時也為後面的鏡頭確定故事的情節關系。大遠景典型的拍攝用法都是用於表現地域的廣闊、大城市的天際線、一片街區或者一片大海等等。一般都是採用靜止鏡頭或在不改變鏡頭畫面結構的情況下緩慢移動拍攝,努力營造一種寧靜、深遠、空曠、廣闊的意境。一般情況下我們在一部電影的一段情節開場或結尾經常看到此類鏡頭。
遠景:相對於大遠景來說,遠景中的被攝人物或景物通常占鏡頭畫面的1/2甚至1/3左右。它的目的是展示當前的地點、被攝主體和行為。這也是一般視頻拍攝中最為重要的鏡頭,它包含了一段視頻片段的幾乎所有要素,遠景可以描繪一個足球場、度假中心或者一片海水浴場。此類鏡頭為視頻片段定下了基調,並且展示了主人公的活動空間。
全景:字面意義上來說就可以了解,把一個人頭頂畫面頂端,腳踩畫面底端,就算全景景別了(人物的全身都可見)。 不過「頂天立地」的拍攝感覺出來的人很「傻」,所以我們要注意在拍攝全景時要在頭頂和腳底留出來一定的距離,除非及特殊的情況下,不建議主體人物緊貼視頻邊框。
中景:中景的鏡頭畫面范圍一般是指從人物的頭頂到膝關節或者腰部的畫面。不過千萬不要把畫面卡在膝蓋和腰部,這是拍攝視頻的大忌。同時也不要截取到手腕、腳腕等部位。中景和全景的區別在於包容景物的范圍有所縮小,環境處於次要地位,重點在於表現人物的上身運動。中景畫面是敘事性的景別,所以在平時的視頻拍攝中占的比例較大。中景在兩人或三人的對話場景中使用最頻繁。臉部的表情和身體語言都能在此景別中得到很好的體現。而鏡頭中還包含了足夠的背景,可以讓觀賞視頻的人獲得更豐富的信息。
近景:近景拍攝主要截取的范圍是在胸部以上。通常此類拍攝主要用於體現主人公的表情和部分肢體動作。近景和特寫的表現手法類似,即視覺效果比較鮮明,有利於對人物的容貌、神態、衣著細節、動作進行描寫。可以表現人物的感情交流,揭示人物內心活動。
特寫:特寫鏡頭是拍攝人像的面部,或被攝物的局部所採用的鏡頭。特寫鏡頭有很多變種,但是總體上拍攝人物是從肩旁上方截取畫面。特寫鏡頭是電影畫面中視距最近的鏡頭,因為其取景范圍小,畫面單一。表現的對象在整個環境中突顯了出來,造成強調效果。特寫鏡頭能表現人物面部表情的情緒變化,使欣賞者在視覺上和心理上受到感染。
Ⅷ 以《當幸福來敲門》為例分析電影中鏡頭的運用
以美國電影《當幸福來敲門》為例進行鏡頭分析,《當幸福來敲門》(The Pursuit of Happyness)取材真實故事。故事的主角就是當今美國黑人投資專家Chris Gardner。成功詮釋出一位瀕臨破產、老婆離家的落魄業務員,如何刻苦耐勞的善盡單親責任,奮發向上成為股市交易員,最後成為知名的金融投資家的勵志故事。該片獲得2006年奧斯卡最佳男主角提名。
1、影片風格
遠鏡頭與場面調度的熟練使用,給人一種混亂中的和諧感。
例如:影片開始時,先是某座海濱城市遠鏡頭,緊接著給的是舊金山市標志性建築金門大橋的一個遠鏡頭,再接著是某座大廈上面的美國國旗的長鏡頭,把故事的發生地點框定在了美國的舊金山市。然後是幾個舊金山街頭的近鏡頭,都是一些正趕去上班的人們的。那些上班族們在街頭匆忙急促的腳步是相當混亂的,但想想那是在八十年代初的舊金山,那一切都顯得非常和諧。
細節方面的特寫鏡頭,除帶給觀眾真實感外,更多的給人對主人公遭遇的同情以及發自內心的感動。
比如,克里斯在監獄中給琳達打電話時,特寫鏡頭中琳達的哽咽。由此可知,她的離開絕對不是貪慕虛榮背信棄義那麼功利,她已經在承受很多女人未必能承受的事情了。在電話前的哽咽,更多的是一種對生活的絕望。再比如,父親躲在地鐵公共廁所內,兒子已在疲倦中熟睡,門外的人不停的拍打著緊鎖的房門。無奈的父親顯得膽怯又無所適從,想到自己淪落到如此境地,捂緊了兒子的耳朵,生怕門外的敲門聲吵醒孩子,也是在下意識地保護兒子免遭外界的傷害,而自己卻再也止不住悲傷的淚水。就這個特寫鏡頭,以及克里斯臉上掛著的淚珠,令人心酸。
2、流暢的剪輯,不緊不慢的節奏。
該片就是利用完美的剪輯將一個完整的故事娓娓道來,故事雖然老套單調,但巧妙地利用剪輯彌補這一缺憾,使整個故事流暢。剪輯出來的效果就是使整部電影按照時間這個根基,呈正常的線性結構狀,好處就是通俗易懂,將觀眾滲透到電影中。
音畫蒙太奇的自然運用。影片中,主人公克里斯生命中「搭公交」、「冒傻氣」等一系列的生活狀態,那是利用克里斯的畫外音和蒙太奇的剪輯手法表達出來的。在不同時間,描述了主人公不同的遭遇,推動了故事的向前發展。
獨具匠心的剪輯,使整部影片的節奏不緊不慢。觀眾欣賞時,不會因節奏過慢感到電影的冗雜;也不會因為節奏過快,而心情異常緊張。
3、恰如其分的配樂
這部電影不同於美國其他的大片,靠慷慨激昂的配樂給人以聽覺沖擊。它的配樂在整部戲中都在烘托著劇情,感染者觀眾。
貫穿整部戲的音樂使用鋼琴演奏的猶如小夜曲一般柔和、舒緩。旋律優美、聲音婉轉,在故事的開頭,已經吸引了大批觀眾。都說好的開頭,是整部戲成功了一半,好的配樂開頭,給整部電影增光添彩。在克里斯快樂的為生計奔波、勇敢地追求幸福時,影片採用的是歡快、跳躍的音樂;在克里斯路上奔跑的時候,影片採用的是急促的、緊張的音樂;在克里斯最窮困潦倒,他和兒子無家可歸,睡公廁、擠收容所時,影片採用的是憂傷的、低沉的音樂。這部電影的配樂不是最好的,但毋庸置疑那些音樂在電影里是最到位的。
4、出色的表演和對話
影片中,飾演爸爸克里斯?加德納的威爾?史密斯和飾演兒子克里斯· 托弗的賈登· 史密斯在現實生活中也是父子倆。俗話說得好,上陣父子兵,史密斯父子齊上陣,也成為此片的亮點。
影片的製片人馬克科?雷蒙曾如此評價影片:我不僅將之視為由貧轉富的故事,也將之視為一個動人的父子故事。父子檔上陣的電影不在少數,然而《當幸福來敲門》卻是溫情敘事之外,平添了患難之中的酸楚,在平淡、簡單的敘述之中又包含著艱辛的寓意。
憑借《當幸福來敲門》,威爾· 史密斯獲得了第79屆奧斯卡影帝提名,演員在片中的演出可見一斑。史密斯的表演非常到位,真摯之處催人淚下。細節決定成敗,在故事的快結尾處,克里斯通過實**的那個片斷中,威爾· 史密斯的雙眼是布滿血絲的,其實也本該是這樣的,克里斯已經很長一段時間沒休息好了。在細微處見功夫,威爾?史密斯的表演真的出色。
同樣,賈登·史密斯在劇中的表演也是可圈可點的。8歲的孩子能把戲演成這樣,他的天分以及機靈程度可見一斑。
除了演員們的表演出彩外,對話也是很發人深思的。印象最深的是克里斯?加德納對兒子說的那段:「別讓別人告訴你,你成不了才,即使我也不行。如果你有夢想的話,你就要去捍衛它。那些無所事事的人,想告訴你,你也成不了大器。如果你有理想的話,就要努力去實現它。」這段看似語無倫次的話,是克里斯的真實寫照,那是他奮斗的源泉,也是他遵守的准則,他是那樣做的,最終他成功了。
拓展:
《當幸福來敲門》影評
《當幸福來敲門》這部電影,講述的是主人公為了給能讓自己的`妻兒過上更好的生活,想盡一切賺錢養家的辦法,用盡全部積蓄買下了高科技治療儀,到處向醫院推銷,可是價格非常高昂,接受的人不多。所賺到的錢還不夠維持家中的正常開銷,不論他每天多努力的工作都無法提供一個良好的生活環境給妻兒,妻子最終選擇離開家。而他則帶著兒子到處寄宿,在火車站的廁所里,收留流浪人的日租房裡,兩個人相依為命。但是主人公卻沒有被這些困難所擊退,而是堅定了信念加倍的努力,最後爭取回來了一個股票投資公司實習的機會,就算沒有報酬,成功機會只有百分之五,他仍努力奮斗。最終實現了讓孩子過上安定生活的願望。最後當克里斯得到期盼已久的那份年薪80萬美元的股票經紀的工作時,他含著幸福的淚水走出辦公室,他說:「我生命中的這個階段,這個很短的階段,叫幸福!然後在熙熙攘攘的街頭對著所有的人幸福地微笑時,這似乎也印證了影片開始的那每個人臉上的的微笑。當他開著車帶著兒子走在繁華的住宅區,走向他自己的房子時;他突然覺得物質的財富也許並不是所有的幸福,他和兒子在這段艱難時光里的相依為命的艱辛生活才是他最大的財富。是啊,幸福是什麼?是自己與家人在一起度過的艱辛生活,是家人之間的互相安慰和鼓勵。
看完這部片子,內心久久不能平靜,它讓我看到了主人公的樂觀、堅強、自信和永不言棄,同時也體會到了人世的冷漠、無奈和不易。事業的失敗、妻子的拋棄、生活的窘迫並沒有壓倒主人公克里斯,恰恰相反,苦難的經歷讓他變得更加自信、自強,在困境中他堅定信念、永不放棄,終於在幸福來臨的時候牢牢地抓住了屬於自己的幸福。
我們在生活中又何嘗不是如此呢?人生就是一段漫長的旅程,在這段旅程上沒有人是一帆風順的,也沒有人可以預知在這個旅程中會發生什麼?但是有一點我們是可以深信的,那就是:當上帝為你關上了一扇門時,她就會為你開啟一扇窗。就像主人公始終相信,「Every thingwill beok」(一切都會好起來的),也許這便是他成功的不可或缺的因素。記得有人曾經說過『人生來不是為了被打敗的,人能夠被毀滅,但是不能夠被打敗。』當我們走出學校,踏入社會,我們需要的是正確看待自己,當然我們還要明白自己的實力和目前的形勢,保持一個平穩的心態,心中始終有信念,就能使自己進步更快,更容易實現自己的目標。只要永不言敗、不懈追求,沒有什麼困難是無法解決的。這是一種積極的人生態度,是一種對自己負責的態度,是一種對生活的憧憬,為了讓日子好過,我們不能視而不見,不能置身事外。你不知道該如何面對,可你已經無路可退,你要堅持到最後一刻,為了讓生活繼續。是啊,既定的選擇,我們能做的只有面對,不要嘆息,不要氣惱,無路可退只能堅持到最後。其實每個人都可以通過努力改變自己的命運,當我們在生活不幸福的時候,想想克里斯。加德納是怎麼成功的,停止抱怨,他——就是我們的榜樣。
在這個世界上,凡事都是一個從量變到質變的過程,幸福也是如此,在我們羨慕別人幸運的同時,也許不會看到在這一路走來的過程中,別人付出了多少。當我們在看電視的時候,當我們在娛樂的時候,當我們在聊天的時候……也許別人正在鑽研業務,也許正在自修專業知識,也許正在為了目標背水一戰……而我們往往只是看見別人成功的現象,卻很少看到別人在成功背後付出的艱辛。一百個人,有一百個人不同的生活方式,也就有一百種對幸福不同的解釋,你選擇什麼樣的生活,就要有什麼樣的行動。所以不要盲目羨慕別人的成功,如果你也想成功,如果你也想做主自己的的幸福,那就從一點一滴做起,從離自己最近的目標做起,堅持!堅持!再堅持!當有一天幸福來敲門時,你就可以毫不猶豫的抓住她,那時,你也將成為別人眼中的幸運兒。
看完這部電影,真的感慨萬分,因為這部電影不僅教會了我在面對不幸的時候要以怎樣的心態面對,並且也讓我明白了幸福的真正含義,那就是親人之間的不離不棄。自己的幸福要靠我們自己去爭取,時光流逝,昨天是怎樣?心底只有自己才會明白,今天又是怎樣我只有去把握,只要我們抱著這樣的態度:「Every thing will beok」我們堅信著,我們努力著,我們就會擁有自己的幸福!